Mostrando entradas con la etiqueta cine. Mostrar todas las entradas

Screenly, es una aplicación colaborativa que permite al espectador elegir su película


Debido al modelo de distribrución y exhibición cinematográfica en la actualidad el cual se realiza mayoritariamente en multi-salas, paradojicamente muchas producciones independientes o de bajo presupuesto se quedan fuera del circuito o ven muy limitado su periodo de presencia en cartelera.
 
Numerosos títulos que para que el espectador pueda verlos tiene que esperar a que salgan en formato físico o que sean programados por alguna plataforma en streaming, opciones que cercenan la experiencia de poder ver una película en una sala de cine.

Utilizando herramientas de crowfunding y aplicaciones moviles los creadores de la plataforma Screenly. Permiten que los propios espectadores bajo demanda puedan seleccionar los títulos que desean ver en una de las salas que hasta el momento se han adherido a su proyecto. 


Para que el usuario pueda participar solo tiene que descargarse la aplicación de su site y seleccionar la película que desea que se proyecte en pantalla grande. Tras finalizar el plazo de financiación entre las referencias seleccionadas aquellas que han alcanzado suficiente aforo son programadas para ser visionadas casi siempre en una única sesión.


Screenly es una iniciativa de fomento a la cultura cinematográfica basado en herramientas de economia colaborativa, a traves de la que se recuperan pequeños teatros donde los cinéfilos pueden volver a ver clásicos, títulos de culto o producciones minoritarias destinadas a un publico selecto.

En el caso de que no se cumplan los requisitos mínimos de aforo para su pase, se procede a la organización de la sesión unica o los sucesivos pases que se hayan programado. Según los responsables detras de Screenly se trata de cubrir un nicho de mercado y la demanda que se ha creado.

RELACIONADO: Sonic Sea, conciencia sobre la contaminanción acústica en el Océano



Stefanie Klavens - Historic Theaters, un proyecto fotográfico que recupera la arquitectura de la época dorada del cine


Conservando su atmósfera nocturna con sus rótulos de neón constantemente parpadeando, que provocan un efecto deja-vu en nuestra psique, cada instantáneas que completa la serie de Historic Theaters nos traslada inmediatamente a la época dorada de la historia del cine con su esplendor en ocasiones excesivo y artificial.

Firmada por la fotógrafa Stefanie Klavens la cual cámara en mano se embarco en un proyecto itinerante que ponía el objetivo en la relación de la arquitectura y el mundo del cine. Dando como resultado un relato, a través del que capturo en centenares de negativo.

Muchas de las fachadas así como de la decoración interior de los aforos de algunos, de los últimos cines clásicos que todavía se pueden visitar a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y cuya presencia se multiplicó durante la época dorada de Hollywood, que abarcó de 1920 a 1940.


Abiendose uno en casi todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos convirtiéndose en la primera opción, destinada a una población que vio en aquellas producciones una válvula a través de la que regular la incertidumbre y el descontento social y evadirse de sus problemas. 

Teatros en muchos casos equipamientos polivalentes en los que además se programarán otro tipo de actividades creativas como conciertos de musicca. recintos cuya decoración apostaba por lo extravagante caracterizandose por las bambalinas los palcos, y las marquesinas sobrecargadas de luces de neón.

Elementos que se actuaban como objetos de seducción para millones de espectadores que no les importaba formar parte de interminables filas, que habidos de relatos que les entretuviera. Cintas que eran producto de montar millones de fotogramas filmados siguiendo un patrón cas indultrial en la fábrica de los sueños que era Hollywood por aquel entonces.

Espacios de expresión colectiva diseñados con el único objetivo de cautivar a sus usuarios y que que se nutrian de una diversidad de estilos arquitectonicos. Y que tras un periodo de esplendor fueron poco a poco relegados debido a que aparecieron una nueva gama de modelos de exhibición y distribución de contenidos. 

Que provocaron que la afluencia de publico descenderá paulatinamente hasta que muchos fueron cerrando debido a la falta de interés de un público que hasta momento había permanecido fiel. Lo que provocó que muchos de estos establecimientos cerrarán y languidecieran en el olvido hasta ser derruidos.


Historic Teathers es una excelente serie que refleja visualmente la influencia que represento el mundo del celuloide en los procesos de ficción, relacionados con otros ámbitos creativos como la arquitectura y sus implicaciones sociales.


Sin embargo algunos de estos tesoros arquitectónicos se han salvado y han encontrado una nueva vida como centros de artes escénicas, pero la mayoría se han perdido para siempre. Estos primeros teatros representan un recurso arquitectónico único que está desapareciendo rápidamente del paisaje nacional. De hecho, en 2001, la agencia estatal National Trust for Historic Preservation estimo que muchos de los edificios históricos dedicados exclusivamente a proyectar obras cinematográfica eran los que a mayor velocidad estaban desapareciendo.



Este proyecto iniciado en el año 2.000 representa un viaje sentimental mezcla de nostalgia y descubrimiento a través de la memoria. En el que su autora hizo escala en decenas de salas y teatros dedicados casi exclusivamente a la proyección cinematográfica, en ciudades tan diferentes como Tampa (Florida), Baltimore, Los Angeles, New York o Bastón. Pero cuyos teatros que cuentan en algunos casos con mas de cien años, conservando unas tipologías arquitectonicas y estéticas muy similares convirtiéndolos en lugares con personalidad propia.

Assemble - Cineroleum


Debido a la migración de un modelo basado en el consumo de combustibles fosiles, a uno basado en la obtención de energía a partir de fuentes de origen renovable. 

Y paralelamente la introducción del coche eléctrico se estima que en Gran Bretaña han cerrado mas de 4.000 estaciones de servicio. Enorme parque inmobiliario que en muchos casos  han sido desmanteladas, pero que en muchos otras situaciones se han convertido en el campo de operaciones de artistas o colectivos sociales.

Llevan a cabo diferentes actuaciones con las que darles una utilidad aunque sea de forma eventual. Como en el caso de Cineroleum. Proyecto realizado bajo parámetros de pop-up y con el que desde 2.010 el estudio de diseño urbano Assemble. Transforma gasolineras en desuso en salas de proyecciones cinematográficas, donde en una mayoría de ocasiones se programan los trabajos editados por los propios miembros de la comunidad.

Reformadas con materiales de reciclaje obtenidos de la propia estación o recogidos tras realizar una colecta entre los propios vecinos. Los Cinerolum son espacios de temporada principalmente estival, donde un grupo de personas se congregan de generar actividades donde la participación transversal. Recupera equipamientos ya obsoletos suponiendo su uso un beneficio para sus usuarios.

Relacionado: Centipede Cine, fabricado con corcho



Cinerolum es una intervención que reutiliza remanentes urbanos, persiguiendo un objetivo social. En este caso una estación de servicio situada en las afueras de Londres transformas por unos días convirtiéndose en un cine de barrio

Cinecicleta, cine y energia por Africa a pedales


Tras un largo periodo de preparativos el proyecto Cinecicleta se pone en marcha rumbo África, con el objetivo de acercar el mundo del cine mientras se recorre algunas de sus zonas mas remotas e inaccesibles del continente

La iniciativa emprendida por Isabel y Carmelo hará un recorrido nómada utilizando como medio de transporte la bicicleta, y acompañados de un proyector de cine. Cuyas sesiones se programaran gracias a la energía cinética producida por las miles de pedaladas realizadas encima de la bicicleta.

Cargados con unas baterías que aportan al equipaje el estimable peso de alrededor de cuarenta kilos, completara un recorrido donde realizaran escalas en diferentes países. Donde tendrán la oportunidad de conocer y registrar en vídeo las costumbres de las diferentes etnias, así como hacerse eco de sus preocupaciones y necesidades. 

El proyecto que se ha financiado con la recaudación obtenida en una campaña en la que han colaborado, numerosas organizaciones, amigos y personas anónimas. El proyecto inspirado por las misiones pedagogicas emprendidas durante la segunda república Española, fusiona dos mundos en principio distantes a través de actividades culturales que tienen al cine como protagonista principal.

Relacionado: Centipede Cine, fabricado con corcho

  Con una estimada de dos años el proyecto Cinecicleta, recorrerá buena parte del continente Africano. Cuando finalice el viaje en la isla de Madagascar, las experiencias vividas por sus protagonistas se habran podido seguir a traves de la red

Gruff Rhys - American Interior


American Interior es una revisión del clásico la Odisea, una road movie realizada a través de una plataforma transmedia. En la que su autor el músico y cineasta  Gruff Rhys invita al espectador a realizar un viaje por la historia de los Estados Unidos desde una óptica no convencional.

Acompañado por una marioneta que representa a un gales que producto de la inmigración, se convierte en uno de los primeros colonos que entran en contacto con las tribus nativas. Y que en el transcurso de la película se transforma en el alter ego de su autor siendo el interlocutor a través del que teje una serie de episodios paralelos entre el pasado y la época actual.


   Pero donde de verdad se constata el valor de la película es en el plano visual y en como esta técnicamente realizada


Sirviendo como argumento por el que establecer las causas y los de lo que el considera que es un sistema injusto, y de paso desmitificar muchos de los mitos sobre los que se ha cimentado la cultura occidental contemporánea tan arraigada en nuestros días. 

Relacionado: Everybody Street, es un excelente documental sobre la fotografía en New York 

En un viaje creativo que arranca alrededor de los albores de 1.700 en una región como Gales donde la miseria y la precariedad propicio que decenas de miles de sus ciudadanos se embarcaran en un viaje incierto. Pero donde de verdad se constata el valor de la película es en el plano visual y en como esta técnicamente realizada, poniendo especial énfasis en el sonido impecable y sobre todo en la selección musical. Una delicada colección de canciones que bien podrían haber sido el embrión de la rica y variada tradición musical que a lo largo de los últimos tres siglos, se han convertido en la banda sonora original de un país.

Gruff Rhys - American Interior (Official Video) from Ryan Owen Eddleston on Vimeo.


Wim Wenders y Sebastiao Salgado - Le sel de la terre, un testimonio de las ultimas comunidades nativas contra el cambio climático

Titulado en económicas Sebastião Salgado ejercicio durante un breve tiempo aquello para lo que había estudiado, antes de darse cuenta de que su verdadera vocación se encontraba en el mundo de la fotografía. Donde ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad las múltiples aristas del ser humano. 

Experiencia acumulada a lo largo de poco mas de cuatro decadas de trayectoria, en los que ha realizado miles de reportajes y crónicas graficas, que se caracterizan por su compromiso con los mas débiles y su percepción marcadamente social. 


Recorriendo los continentes del planeta, capturando los cambios en la humanidad. Desde conflictos internacionales hasta hambrunas y éxodos, su lente ha sido testigo de eventos cruciales en nuestra historia reciente. Sin embargo, en este proyecto, se aventura hacia territorios vírgenes, explorando paisajes grandiosos y la vida silvestre en un homenaje a la belleza de nuestro planeta. 

La película nos revela su vida y trabajo a través de las miradas cruzadas de su hijo, Julian, quien lo acompañó en sus últimas expediciones, y del propio Wim Wenders, también fotógrafo. Biografía rica en matices que ha servido para que el cineasta Win Wenders realice el documental titulado La Sel de la Terre.



La cinta narra las experiencias de un proyecto titulado Génesis con el que pretendía descubrir y capturar las partes del mundo que aún no han sido arrasadas por la moderna civilización. Un viaje a través de las tierras vírgenes como la isla de Wrangel en Siberia, la Papúa occidental, o el increible Pantanal en Brasil, en el que además se presentará a habitantes de estas zonas que desconocen lo que es el bullicio de la ciudad. Julian paralelamenteestudia la obra de su padre que elaboró a lo largo de ocho años, tratando de esclarecer un vinculo que reduzca su distanciamiento.


La Sel de la Terre pretende ser y convertirse en un alegato en imagenes a favor de los mas desfavorecidos y del medio ambiente, en una situación extrema para la supervivencia del planeta tierra.


Realizada en clave polifónica, a lo largo de la filmación se fusionan utilizando un lenguaje donde predomina lo visual, recurriendo a los diálogos como algo accesorio. Y donde mas allá del contexto biográfico. La Sel de la Terre es un testimonio que nos muestra una forma de percibir y sentir el mundo que nos alberga, que trágicamente se encuentra en vias de desaparición. 

Siendo los ultimos miembros de las poblaciónes y comunidades nativas del planeta las que nos revelan las causas por las que estamos poniendo en peligro de extincion nuestra especie y por lo tanto de dejar constancia de civilización alguna sobre la faz de la madre tierra.

RELACIONADO: Jan During - Precarious room

Relacionando las efemerides y hechos históricos de los que ha sido testigo Salgado, la cinta establece de forma sucinta la frontera entre las causas y sus efectos. Y donde la imagen se convierte en la narración que articula la acción describiendo cada impresión emitida en la película.


Raúl de la Fuente - Otro día de vida, el dilema de un hombre ante un mundo que se acababa



Estrenada en Otoño de este año el biopic animado titulado Otro día de vida, se centra en el conflicto civil que padeció Angola en la década de los años 70´s del siglo pasado. Visto a través de los un testigo de excepción como es el reportero gráfico y escritor polaco Ryszard Kapuściński.


Dirigido por el cineasta Raúl de la Fuente y producido por Platige Films, se trata de un trabajo que ha sido nominado en el apartado de mejor animación en la ultima entrega de los premios de cine español Goya, además de haber sido seleccionada para competir en la próxima gala de los Oscar. 

Por lo que estamos ante una animación (la cual por cierto podéis ver íntegramente desde AQUI) que entre otras cualidades nos ofrece un trabajo técnicamente impecable y visualmente impactante, tanto en la narrativa estética como en la labor intelectual que construye una historia en la que el contexto social conduce una trama visceral. 


En la que el conflicto bélico no se traducen sólo en cifras, sino en nombres apellidos, perspectiva humanista en la que la épica de la guerra tan recurrentes en otros films pertenecientes al género bélico se diluyen. Gracias principalmente de los testimonios que se alternan en imagenes reales, de los muchos amigos con los que contaba este reportero único en la profesión que marcó toda una época suponiendo su presencia una influencia e inspiración para much@s de l@s que le sucedieron. 

Algo muy de agradecer pues está determinación a la hora de contar unos hechos realmente tragicos que se aproximan de esta forma nítida a lo que sucede realmente en acontecimientos tan trágicos como los que se padecen en una guerra civil, que es el epílogo, como en este caso a un proceso de descolonizacion.


Un día más con vida es la primera película en la lirica de las crónicas del reportero Ryszard Kapuściński se traducen a un lenguaje cinematográfico. Más conocido por el autor de la crónica shakesperianassssaa El Emperador tuvo el dudoso privilegio de cubrir innumerables golpes de estado, exponiendo su vida numerosas veces.

En cuya realización se han empleado innovadoras técnicas de filmación por ordenador. Herramientas cuyos mecanismos narrativos han sido explotadas con extrema habilidad por el director de la cinta. Con las que ha logrado un efecto realista sin recurrir a soluciones 3D tan de moda ultimamente.
 
Poniendo el acento en los aspectos y rasgos humanos, con los que vertebra una historia donde el espectador puede percibir la tensión que experimentan sus protagonistas, y los hechos que se relatan que hacen referencia a uno de los periodos mas truculentos de la ex-colonia portuguesa.


El artista Ai Weiwei interpreta su primer papel como protagonista en el corto The Sand Storm,


Protagonizado por el artista desidente chino Ai Weiwei el cortometraje titulado The Sand Storm, en cuyo metraje nos propone una historia a través de la que nos traslada a un escenario no tan hipotético.

En el que debido a la escasez de agua y el exceso de población, el acceso a su consumo se encarece. Por lo que se genera un mercado paralelo gestionado por contrabandistas que hacen de su trafico un negocio fraudulento, afectando a la población y sus relaciones.

Como principal consecuencia se extiende el vicio y la corrupción. Ambientada en esta sociedad distopica, la trama de la cinta dirigida Christopher Doyle nos muestra el día a día de un repartidor de agua que en transcurso del cumplimiento de un encargo se ve involucrado en un episodio sentimental. 


Siendo testigo de las tensiones sentimentales que se producen entre los miembros que forman un triángulo amoroso, estableciendo un vinculo de causa efecto con la distribución de garrafas de agua que son servidas a precio de oro por los escasos compradores que pueden adquirirlas, produciendo situaciones de desigualdad. 

Filmado en localizaciones de Beijing, el corto titulado The Sand Storm, nos muestra una faceta desconocida del mediático artista Ai Weiwei. Interpretando un papel por el que se convierte en un observador de la  decadencia depredadora de una sociedad que acapara un recurso como el agua, cada vez más escaso. 
 
El cortometraje que podéis ver desde AQUI, es una colaboración del artista, que aunque no es la primera vez que se embarca en un proyecto multimedia, pues ya cuenta con una meritoria filmografia a sus espaldas. Si es la primera vez que participa interpretando un papel como protagonista.


Renzo Piano - Pathe Foundation, un volumen organico construido donde había un cine alberga la fundación Pathe en Paris


El arquitecto francés Renzo Piano concibe la arquitectura como una entidad orgánica dotada de vida y de autonomía propia. Estas características se observan se observan tanto en las morfologías que aplica a sus estructuras extraídas directamente de la naturaleza, como el tiempo que precisa para la construcción de mucho de sus proyectos.

Ubicado en el centro de la capital francesa el vetusto edificio original que acoge las instalaciones de la Pathe Foundation, presenta una tipología de principios de siglo XVIII. Nada que ver con el apéndice que insertado en la parte posterior.

Que instalado en mitad de dos volumenes sirve como nexo entre los edificios de la entidad cultural y social.  Las obras iniciadas en 2.006 se alargaron tras experimentar múltiples contratiempos prolongandose más tiempo de lo estimado en principio. 



Las instalaciones destinadas acoger las dependencias de la administracción y el centro de estudios de la institución. Fue construida a partir de un armazón envolvente formado por vigas de madera, cubierto por un caparazón de escamas acristaladas que capturan la luz exterior, proyectandolo en el estomago donde baña de luz los miles de volúmenes con los que se alimenta, en un proceso biológico extraído como metáfora de la naturaleza. 

Alimentado por la controversia desde que se presento este anexo de forma ovalada coloniza el espacio de forma sinuosa. Abriéndose paso entre las cornisas de los edificios adyacentes, que parecen acogerle como un ser parasitario que acapara el espacio residual según pasa el tiempo.
 

La ampliación de la Pathe Foundation cuya actividad de índole cultural se centra en el archivo y conservación del legado cinematográfico de los hermanos Pathe. Es producto de esa ficción, su piel acristalada emerge en el horizonte de la ciudad alimentando la imaginación de sus ciudadanos que lo observan con a la vez con curiosidad y asombro.



Kaupo Kikkas - End of the World Cinema


Coincidiendo con el final del milenio se desato una histeria colectiva, debido al vaticinio de que el fin del mundo estaba próximo. Quizás fue esa la motivación la que llevo a un excentrico ciudadano a proyectar películas en el desierto del Sinaí.

Perfectamente alineadas sobre la arena, el aforo de butacas se conservan en bastante buen estado. Pese haber permanecido abandonada casi una década, pues tan sui-generis proyecto cinematográfico fue abandonado por su precursor, debido a que el generador eléctrico se averió haciéndolo inviable.

Descubierto recientemente por el fotógrafo de origen estonio  Kaupo Kikkas, en un viaje por Egipto. Su presencia en mitad de la nada, le causo una mezcla de estupor y asombro. Llegando a dudar de que no hubiera sido víctima de un fenómeno de desaparición similar a los que se producen en el triángulo de las Bermudas.

Tras frotarse los ojos para asegurarse de que su visión producto del calor no le jugaba una mala pasada. Kaupo tuvo la oportunidad de conocer la versión por boca de un beduino local. Que las butacas habían sido desde la ciudad de El Cairo vía París desde habían sido trasladadas, tras ser de un almacén donde estaban pudiendo. 




Robert Löbel - Wind



Utilizando un lenguaje que evoca los antiguos cortometrajes de cine mudo Wind, nos describe un mundo en el que sus habitantes viven condicionados por el factor climatológico del viento. Este elemento omnipresente provoca situaciones donde lo cómico vertebra una animación cuyos efectos técnicos son relegados a un segundo plano, en una historia conmovedora plagada de gag que provocan la carcajada fácil en el espectador.

Escrita y dirigida por Robert Löbel como proyecto de graduación mientras cursaba el ultimo año en la Universidad de Ciencias Aplicadas de la ciudad alemana de Hamburgo. Con apenas un metraje de poco mas de dos minutos de duración, Wind nos introduce en un entorno donde sus habitantes tintados con colores naif se adaptan armados con mucho sentido del humor a un entorno adverso.

Estrenada a lo largo de 2.013, se trata de un cortometraje de animación que ha pesar de su simplicidad en cuanto a medios, ha sido objeto de numerosos galardones concedidos en los diferentes festivales que ha participado.



Robin Rhode, la calle en acción



En las perfomances del artista sudafricano Robin Rhode con sede en Berlin, tan relavante es el medio como los elementos que lo componen. El crea escenas en las que los actores interactúan con los objetos dibujados, adaptandose a las superficies planas donde se produce la acción. 

Es este enfoque el que crea esa sensación de movimiento lo que crea la ilusión en el espectador sugiriéndole la siguiente secuencia, en las que se interpretan escenas cotidianas con toda naturalidad. Enfatizando los gestos que se describen sobre fondos neutros que refuerzan sin efectismos. 

Robin trabaja básicamente con materiales cotidianos como el carbón, la tiza o acuarelas, materiales a los que incorpora objetos con los que interactúa. Caracterizándose por aplicar un enfoque interdisciplinario que reune en una misma obra otras disciplinas como el dibujo, el cine o la fotografía.

Rhode transforma las formas simples en elementos narrativos, interactuando con presencias producto de la imaginación. Esta práctica narrativa se remonta a un ritual de iniciación que se practicaba en las escuelas secundarias de Sudáfrica, que él mismo experimentó. Se trataba de una actividad lúdica por la que los nuevos estudiantes se ven obligados a dibujar e interactuar con su silueta. 

Los murales narrativos de Rhode describen con frecuencia estereotipos cotidianos acerca de las comunidades nativas de Sudáfrica, a través de imágenes extraídas de su entorno mas proximo con la monta cortos de animación digital. 

O trabajos más elaborados, obras que por su complejidad pues se tratan de animaciónes stop-motion. En cuyo muestra una narrativa humorística en la que la gente se relaciona en situaciones informales.

 

Scott ListField. Pinto astronautas y, a veces, los dinosaurios.


En las composiciones Pop-Art del artista Scott ListField conviven elementos de la cultura americana e iconos cinematográficos. Elementos narrativos a través de los que crea atmósferas surrealistas donde la memoria del observador. 

Recupera fragmentos de muchos de los iconos culturales de los que hemos sido testigos a lo largo de buena parte del siglo XX. Tratando cada episodio o evento aplicando un enfoque como vehículo mitologico.

En cuya trama existe un personaje o protagonista, un anodino astronauta que actúa de anti-heroe o outsider. Que se asoma a una realidad que no por no conocerla le deja de resultar ajena. 


A pesar de su inexpresividad y su carencia de lenguaje corporal, el expectador es capaz de percibir su desorientación. Así como su indiferencia y soledad que experimenta en una arcadia digital. 


Scott Listfield es conocido por sus fabulas creativas en las psicoanaliza la sociedad que le rodea a través de la mirada distante, anodina y aparentemente nihilista e irónica de un astronauta solitario. Que se muestra desorientado en un paisaje abrumador repleto de iconos de la cultura pop, logotipos corporativos y referencias a ciencia ficción. 


Scott creció en Boston, y estudió arte en el Dartmouth College. Después de algún tiempo viviendo en el extranjero, Scott regresó a Estados Unidos, donde empezó a caricaturizar una sociedad que había crecido influenciada por films de ciencia ficción como 2001 Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick o Jurasick Park, así como series como Lost In Space. Relatos cuyas expectativas tuvieron con el paso de las decadas, un reflejo sobre el terreno y en términos domesticos prácticamente nulo, no materializandose prácticamente ninguna de sus predicciones.

En un contexto social sobre-estimulado por la publicidad, que le incita a un consumo voraz de bienes y recursos. Situación en la que el individuo se enfrenta a sus propias contradicciones y fantasmas personales.


Empire Drive-In, ver cine desde coches reciclados


Los autos cines o drive-in fue un modelo de exhibición cinematográfica creada en la década de los años 30´s en los Estados Unidos, llegando haber 4.000 establecimientos a finales de los años 50´s. En la actualidad practicamente han desaparecido siendo su presencia anecdótica.

Concienciados con su entorno y preocupados por la cada vez menos vigencia de los productos debido a la obsolescencia programada. El colectivo Empire Drive-In formado por artistas, diseñadores ecológicos y amantes del séptimo arte. Deciden reutilizar viejos modelos de vehículos incorporándolos como mobiliario a partir del que ofrecer sesiones cinematográficas, que tiene como escenarios parques publicos o áreas industriales. 

La experiencia que tiene como objetivo explorar nuevas formas de participación ciudadana, a partir del reciclaje de un elemento tan común en nuestras ciudades como son los coches y la organización de actividades culturales en el espacio publico como, conciertos de música, espectáculos circenses, representaciones teatrales, perfomances. Actividades que sirven como complemento de los pases de cine.

Inicialmente se creo Empire Drive-In específicamente para la película documental Flood Tide (Marea Diluvio) del cineasta Todd Chandler, historia que nos narra la relación de un grupo de amigos en una ciudad post-industrial. Que sobreviven reutilización de forma creativa los deshechos que recogen en las margenes de un rió que transforman en su casa. 

La idea con Empire Drive-In fue la de construir un lugar que se sentía como la propia película. Con sede en New York donde acaban de iniciar su segunda temporada, según sus promotores ED-I pretende ser un proyecto nómada en el que a través de dispositivos temporales a gran escala construidos a partir de autos desechados y materiales recuperados, acercar a un publico a través de su participación activa diferentes propuestas escénica. Habiendo construido Empire Drive-In en las ciudades de San José en es estado de California y Manchester en el Reino Unido.