Mostrando entradas con la etiqueta papel. Mostrar todas las entradas

Helga Stentzel, y su Surrealismo Doméstico transforma la realidad



Una pared en blanco y una temporada trabajando en un sector tan creativo como el de la publicidad, periodo y actividad que transcurrido le causaba cierto hastio y no le satisfacia. Ademas del habito sano de contemplar algun objeto perteneciente al ambito domestico como puede ser un tenedor o un panecillo cuando sales a comer, entretenimientos "banales" que le bastaron a la artista Helga Stentzel.



Para que aflorara el ingenio, aunque habria que precisar que habria que haberse dado previamente y paradojicamente cierto grado de aburrimiento. Segun afirma esta mujer esbelta de treinta y pocos años nacida y criada en la remota ciudad de Omsk en la no menos remota region Siberia. De donde emigro tras la caidad del muro de Berlin cuando aun niña acompañada por sus padres. Odisea que un primer provoco que se trasladara a la capital alemana.

De donde tras un breve escala se mudo a Londres, donde actualmente esta ubicado su estudio el cual practicamente se reduce a un habitaculo muy espacioso en el que pasa la mayor parte del tiempo, y cuya decoracion brilla por su ausencia salvo los grandes ventanales desde los que puede practicar el noble arte de la observacion y el mobiliario de trabajo. 

Pues lo primero que llama la atencion al visitante son las paredes blancas de un espacio que por otra parte transmite cierta intimidad  a pesar del ambiente espartano donde aparte de los materiales que ha seleccionado para crear alguna de las series, y que de manera muy sesgada. Apenas pueden dejarte intuir que alli, entre esas cuatro paredes Helga ha desarrollado un estilo que ha denominado Surrealismo Domestico.
  
Y que en la praxis se sintetiza en la capacidad polivalente que posee un objeto con un diseño y una funcion concreta, que tras completar el proceso creativo, convertirse en un objeto con cualidades expresivas desde un punto de vista artistico. Resultado que tiene su genesis en la peculiar y pronunciada capacidad de abstraccion que posee Helga, un proceso que en sus primeros proiyectos arroja resultados que se pueden calificar de pueriles.


Pero que tras muchos años de trabajo ha depurado logrando cautivar con unos trabajos, que aunque mas minimalistas que los mas aparatosos e incluso infantiles de sus primeras intervenciones (casi todas en el espacio publico.) Como por ejemplo la bautizda con el nombre de Laundry Portraits Series, por la que retrata el espacio publico humanizandolo, añadiendole rasgos a partir de los elementos como ventanas y puertas que ella los convierte en ojos, bocas y narices.

En su serie tridimensional dedicada a la comida convierte objetos escolares como un lápiz en un plato de Sushi

Actuaciones que realiza de forma minimamente invasiva y utilizando materiales muy ligeros como pueden ser retales o prendas de ropa que tendidas y combinadas de forma muy sutil con el resto de los elementos, ya sean fachadas o lavadoras industriales atestadas de ropa. Dibujando sonrisas que modifican radicalmente la percepcion de algo que por otra parte de nuestra cotidianiadad por lo que en raras ocasiones reparamos en ello.

Es este efecto sorpresivo y magico fruto de Photoshop cuyos filtros emplea para perfilar todas y cada una de las fotos que se pueden adquirir a traves de su tienda virtual, ademas de una seleccion de productos originales. Pero mas alla de manipulaciones y de programas de tratamientos de imagenes. Helga cita sus influencias surrealistas tanto las que proviene de las artes plasticas como las de la fotografia mas actual.

Entre los primeros mencionar a Rene Magritte, cuya obra conocio a traves de catalogos y libros donde figuraba sus cuadros siendo este su principal referencia, aunque tambien habria que añadir a este panteon a Salvador Dali. Que aunque mas complejo en sus representaciones oniricas tambien se ha convertido en uno de sus referencias a la hora de abordar un tema sobre el que girara sus serie de fotografias conceptuales.


Creadora del sub-estilo denominado Surrealismo Domestico, la artista de origen siberiano Helga Stentzel crea un universo propio donde los objetos se reinventan adoptando nuevas identidades y funciones.


En las que a poco que te fijes puedes descubrir matices y ecos de fotografos como Chema Madoz, cuyas representaciones de una realidad fragmentada suposo un antes y un despues en su trabajo, influencia que de forma notable se puede observar en mayor o en menor medida a lo largo de toda su obra. O el tambien español Javier Jaen en cuyo trabajo tambien se ven referencias del diseñador Isidro Ferrer (aunque este ultimo no lo cita expreseamente).


En otras series como en Food For Thought Series utiliza alimentos o utinsilios de cocina desmitificando este lugar sagrado donde casi todos cumplimos con el ritual casi religioso de ingerir a lo largo de todo el dia en diversas tomas, los suficiente nutrientes con los que afrontar la sucesion de tareas que como seremos humanos automatizamos, y  sin las cuales dificilmente podriamos sobrevivir. Actividad que Helga despoja de transcedencia dandole un tono ironico y ameno. 

Es este margen en la aplicacion de criterios lo que le proporciona una dimension en la que lo visual puede canalizarse a traves de una amplia gama de medios, incluyendo ilustración, fotografía, video y animación stop motion. Alumna de St. Martins, Helga comenzó como Directora de Arte en la industria publicitaria, donde aprendió los conceptos básicos de la marca, el marketing y el pensamiento estratégico. Este conjunto de habilidades está presente en sus imágenes simples y poderosas.

Una lavadora industrial dotada de rasgos humanos es capaz de empatizar con quien habitualmente la utiliza como usuario, cambiando su percepción

En su ultima serie Clothes Line Animals Series explora la dualidad de dos páginas enfrentadas creando imágenes que son distintivas entre sí pero empáticas entre sí. Un primer plano de manos agarrando ligeramente las yemas de los dedos complementa una escena través de un plano abierto. Parte historia y parte instantánea, están abiertas a la interpretación.  Incorporan el paisaje natural como elemento dinamizador con el que contextualiza la obra otorgandole nuevas exégesis.

Mas alla de un enfoque estetico el objeto que se convierte en candidato para ser un "transformer" mas. Lleva implicito un mensaje de esperanza y compromiso con su entorno natural, en el que el paisaje deja de estar huerfano, renaciendo e incorporando formas de vida (algunas de ellas ya extintas) Algo que no deja de ser en la mayoria de los casos casual y que tras un primer impacto suele quedar en el olvido permitiendote reflexionar sobre lo que se esta perdiendo.


La artista utiliza los objetos o el mobiliario para crear interpretaciones surrealistas de la realidad en la cual está inmersa.   


Poso reflexivo suscitado por una narrativa visual muy sencilla pues Helga Stentzel solo recurre a unos trapos, unas pinzas y unos cordeles que de forma imaginaria se cuelgan, teniendo como una variedad de fondos "rupestres". Los trapos a modo de papiroplexia conforman las figuras cuyos contornos representan tanto animales salvajes vivos, como de otras especies que ya se extinguieron hace millones de años, pero que si embargo podrían haber habitado esos mismos prados, cascadas o desiertos en algún momento.


Segun su percepción del arte como representación surrealista de una realidad casi siempre absurda, no se tiene porque sólo ceñir a crear una simbologia plástica clásica conocida por todos, y a través de la que se pretende desentrañar el significado del maravilloso a la par que prácticamente desconocido mundo de los sueños. Sino que se puede incorporar elementos más actuales, y cercanos que solemos emplear en nuestro entorno doméstico, pudiendolos emplear en obras cuyo enfoque tiene en esencia un matiz surrealista pero que se escapan del tratamiento ortodoxo en término artisticos.




Comparada con artistas como la coreana Lee Ji-hee que realiza modelos a escala de alimentos, muebles para el hogar y vehículos (entre una variedad de objetos), utilizando únicamente pliegos de papel coloreados. Difiere en que las obras de Helga no buscan la reproducción meticulosa del objeto, propiedad que si persigue los bodegones tridimensionales diseñados hasta el más mínimo detalle, o como el forro a rayas de un asiento de automóvil rosa y amarillo, o las motas de detritus que son arrastradas por un conjunto de aspiradoras. Sino que Helga pretende capturar lo inconsciente sin dramátismos de cada animal u objeto que reproduce.


Asombrosa maqueta de distrito de de Shinjuku en Tokio hecha en papel


Considerado el centro administrativo y comercial de la ciudad de Tokio el distrito de Shinjuku, destaca por el perfil de su skyline, siendo el resultado de las decenas de rascacielos levantados principalmente en los últimos setenta años. 

Y cuya postal se podria comparar con la de cualquier otra gran ciudad del mundo (principalmente Norte Americana). Caracterizado por un paisaje donde los edificios de acero y cristal parecen competir por elevarse un metro mas uno por encima del otro. 

Se trata de un ecosistema social y económico, donde en como en otros muchos lugares similares tiene como principal actividad la economía basada en valores financieros, cuyo motor principal el la bolsa de valores bursatiles. 

Operaciones que han pasado a un lugar muy secundario en la representación a escala que realiza el diseñador Toshi, especializado en realizar figuras de origami y que ha trasladado esta técnica milenaria a un contexto urbano, reproduciendo parcialmente este distrito de Tokio.


A la maqueta no le falta ningun tipo de detalle


Minucioso trabajo de ofebreia que apenas ocupa una superficie de sesenta y tres por ciento diecisiete centimetros. Exiguas medidas que añaden mas mérito al grado de representación de todos y cada uno de los elementos que se pueden apreciar con mas precisión en el video que ha filmado y que se puede ver en su canal de Youtube.

Un proyecto en el que su autor ha invertido cientos de horas realizando la decena de miles de pliegues, con los que ha representado arquitectónicamente la elevada densidad de edificios de un distrito dominado por estos colosales edificios, cuya sucesión interminable parece inabarcable para el ojo humano.


La maqueta del distrito de Shinjuku en Tokio reproduce fielmente, minuciosa y de forma casi hiperrealista las diferentes construcciones que  forman parte del principal distrito financiero de la capital japonesa.


Pero que reproducidos a una escala de 1/2200 parece tan accesible y a la vez que tan fragil, pudiendose recorrer con la vista todas y cada una de las calles, tanto las secundarias como las vias principales. Y que como espectadores hemos visto tantas filmadas en multitud peliculas como por ejemplo Lost in Translation, por citar la primera que se me viene a la cabeza
.
 
Vista desde arriba, a vista de pajaro, la maqueta y todo el trabajo que implica impresiona todavía mas


Un buen puñado de manzanas que aunque parezca lo contrario no nacieron de la nada, de hecho el actual distrito que exhibe algunos de los edificios mas altos del mundo. En el mismo en el que actualmente hay censados 3.000.000 de personas, mas los cientos de miles de trabajadores y visitantes que se acercan para realizar alguna compra ocasional.


RELACIONADO: OnDesign - FARM, Huerto urbano en Tokio

 
Todavia se pueden encontrar algun vestigio de algunos de los muchos templos de la epoca Edo que colonizaron la zona entre los siglos XVII y XVIIII. Y que poco a poco fueron cediendo su espacio. Siendo sustituidos por un urbanismo cosmopolita que le ha convertido en ejemplo y paradigma para numerosas ciudades en muy diferentes zonas geograficas y contextos socio-politicos en el mundo. 


Wade Kavanaugh and Stephen B. Nguyen y sus paisajes sinteticos de papel


Desde 2005 llevan colaborando en diferentes proyectos donde los artistas Wade Kavanaugh y Stephen B. Nguyen creadores del proyecto Striped Canary han desarrollado un lenguaje en el que el resultado en términos estéticos y procedimientos obedecen a parámetros relacionados con aquellos lugares y paisajes que les son familiares.


Utilizando como materia miles de laminas de papel comprimido se trata de una serie de trabajos que podríamos describir como esculturas  naturales, ya que tanto las texturas como las delicadas formas empleadas en su ejecución, representan elementos naturales pertenecientes a ecosistemas situadas en franjas geográficas que se caracterizan por su aridez.
 

Así de esta forma muchos de los tonos transmiten calidez y cierta fragilidad como en la instalación titulada Hubris Atë Nemesis, una obra que aunque esta realizada para interior, pudiéndose visitar como la mayoría de las obras del dúo en las salas del Mass MoCA North Adams, Massachusetts, podría ser perfectamente calificada como una intervención de Land Art. 


Paisajes ondulados que se extienden invadiendo la totalidad del espacio

Percepecion que se repite cuando se contemplan otros tantos conjuntos escultoricos como White Stag 2010, en el que la figura central esta protagonizada por una enorme raíz de color blanco que ocupa una de las principales salas del museo,  en Rush to Rest los tonos del paisaje se transforman de forma radical adquiriendo una gama de tonos tan oscuros como ásperos en la selección de materiales.



Las instalaciones de los artistas Wade Kavanaugh and Stephen B. Nguyen son reproducciones a escala real que dependiendo del contexto se confunden con la realidad.       
 

En este caso cortezas de arboles apiladados dibujando el contorno de una cordillera, efecto masivo que se repite en Hubris Atë Nemesis expuesta en el The Center for Maine Contemporary Art (CMCA), donde se reproduce una amenazante ola que se aproxima a una playa desierta en la que aparentemente no sucede nada permaneciendo ajena al drama que se avecina en escasos momentos.
 
Reproducciones de paisajes realizadas en papel que se confunden con la realidad

O en su ultima obra que bautizada con el nombre de Study in Pattern, reproduce la torsión de lo que podrían ser las raíces de un árbol de grandes dimensiones que emerge del interior de la tierra, aunque también podría ser un torbellino y su insaciable voracidad. Instalada en la entrada del Islamic Arts Festival in Sharjah en United Arab Emirates, según los autores se trata de un intento por replicar el paisaje circundante que se observa en la zona.

Hasta conseguir crear un efecto inmersivo a través del que espectador experimenta que se encuentra rodeado por los elementos propios de un paisaje natural, percepción que debido a la gran escala que emplean para realizar cada una de sus intervenciones se refuerza provocando que por un momento pienses que ha desaparecido el edificio que alberga la obra.


RELACIONADO:  Emma Taylor, una aventura tridimensional en papel
 

Emma Taylor, una aventura tridimensional en papel


El papel es un material tan dúctil como frágil, tan flexible como expresivo, en este contexto desde que se fabricaran los primeros pliegos a partir de la celulosa, en su origen de forma artesanal y siglos mas tarde a escala industrial.

El papel en sus diferentes presentaciones, escalas y formatos siempre ha poseído casi una ilimitada capacidad para seducir a todo aquel, que independientemente de su faceta artística lo utiliza como vehículo expresivo. 

Ya sea como boceto que da origen a un futuro cuadro o como borrador de un libro a punto de editarse, la cuartilla desde hace miles de años, se ha convertido en el primer y casi único medio a partir de las que plasmar casi cualquier proceso creativo o discursivo digno de mencionar.


EL PAPEL Y SUS HISTORIAS EN TRES DIMENSIONES
 
La artista inglesa Emma Taylor combina sus habilidades, sus inquietudes tanto intelectuales como viajeras y su vocación artesana, para crear escenificaciones recortadas o producto de innumerables pliegues rigurosamente medidos.

Que se despliegan en el momento en el que su anfitrión, casi siempre un libro que además de relatar una historia, entre sus paginas, de forma discreta como buen huésped aloja un mundo que casi se nos muestra de forma mágica.

Emergiendo sus diferentes partes como si se levantara el telon de un escenario, como si se desperezaran de un largo sueño ofreciéndonos una versión en miniatura, dramatizada y muy detallada, de uno de los muchos destinos a los que ha viajado o de otros muchos libros que ha leido y han influenciado en la vida de Emma.

ARQUITECTURA Y LITERATURA HECHA DE PAPEL 

Y que aplicando una habilidad y grandes dosis de imaginación asi como de paciencia crea formas recortadas que precisan de una gran elaboración en su ejecución, por lo que ha desarrollado una capacidad de atención notable.

A través de la que representa monumentos arquitectónicos como el Ponte Rialto de Venezia, o el emblemático puente The Mathematical Bridge que construido en madera permite salvar la distancia sobre el Rio Cam en Cambridge. Atribuido su diseño erróneamente al eminente físico Isaac Newton.

Aunque si es casi seguro que en sus largos paseos por el campus Newton se asomara por su barandilla con gesto reflexivo y quizas buscando inspiración, para formular algunos de sus muchos planteamientos teóricos relacionados con el Universo y su funcionamiento.

O homenajea algunos de sus libros preferidos leidos durante su infancia como Great Expectations de Charles Dickens, Winnie the Pooh de A.A. Milne, O el best-seller de la literatura Universak y de aventuras Robinson Crusoe de Daniel Foe.

Relacionado: Water Garden de Junya Ishagami el paisaje como poesía

A medio camino entre las manualidades y la papiloflexia, los libros desplegables de la artista Emma Taylor, se comportan como meta-obras que se nutren de diferentes tendencias expresivas teniendo como nexo comun el papel.



Do Ho Suh - Rubbing-Loving, la memoria de la arquitectura que se habito


De forma minuciosa y laboriosa el artista Do Ho Suh realizo un calco de todas y cada una de las paredes y elementos del mobiliario que formaban parte de su primera residencia en Nueva York.

Previamente cubrio con papel blanco DHS produciendo un efecto emulsionante en cada tabique, interruptor o pomos de puertas y armarios del apartamento. Utilizando lapices de colores en tonos muy suaves, aflorando la estructura original  consiguiendo crear una atomosfera onirica. Donde las formas originales de los elementos que formaban la cartografia sentimental de la vivienda se camuflaban tras un prisma etereo.

La intervención titulada Rubbing-Loving se realizo a lo largo de una semana a finales de 2.016, formo parte de la iniciativa de arte social Art´21s. Un programa de arte civico cuyo objetivo es acercar la practica urbana al publico en general, sacandola de su ambito academico y ecosistema cotidiano transformando el espacio publico en lugar de acción y expresión artistica colectiva.


Do Ho Suh nacido en 1962 en Seúl, Corea del Sur es un artista que trabaja principalmente en escultura, instalación, y dibujo. Suh es bien conocido por recrear estructuras arquitectónicas y objetos usando telas en lo que el artista describe como un "acto de memorialización". Suh se centra en el rendimiento de la expresión arquitectonica como la experiencia del espacio. En este sentido Suh presta especial atención a la especificidad del sitio de la obra, y a la experiencia sensorial del espectador que se involucra con sus piezas mientras se mueve en el espacio de exposición.


RELACIONADO: Daniel Libeskind y Cosentino - Musical Labyrinth


Como en en el resto de las instalaciones que forman parte de la serie Rubbing-Loving, su autor utiliza como materia prima la arquitectura para indagar en la anatomia de los vinculos emocionales que establecen sus residentes con su entorno.


En este sentido otra obra que guarda cierta afinidad con la ya mencionada por vincular la memoria con la arquitectura seria la titulada Fallen Star. La instalación cuenta con una casa de campo azul suspendido en un ángulo, ubicada en la parte superior de la Escuela de Ingeniería Jacobs en la Universidad de la Jolla de California, San Diego. En frente de la casa se abre un jardín y camino, quellos que entren encontrarán que el ángulo del piso y la casa no coinciden, y el interior está amueblado con imágenes de familias, incluyendo Suh, en la pared,  Suh ha tratado de crear una metafora conectando la inestabilidad de la estructura con su propio sentido de desorientación cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos.





Dina Brodsky - Secret Life of Tree, bocetos realistas de arboles


En plena era digital los mas intrepidos viajeros suelen recurrir a las plataformas sociales, desde las que transmiten las crónicas de sus viajes o te ofrecen una batería de consejos relacionados con la planificación del mismo


Solo tienes que investigar un poco en la red y encontrara cientos de youtubers, bloggeros o twitteros que han convertido su pasión por viajar en un estilo de vida nómada. Pero todavía existen espíritus nostálgicos que recurren al papel en el que a través de dibujos y anotaciones realizados sobre una cuartilla transmiten sus experiencias describiendo los lugares que visitan. 


Este es el caso de la serie titulada Secret Life of Trees realizada por la artista  Dina Brodsky y que son el resultado gráfico de sus viajes a lugares tan exoticos como la India. Realizados sobre cuadernos, folios sueltos e incluso servilletas de papel en las que trazaba de forma improvisada los bocetos de elementos pertenecientes a la flora y fauna local principalmente.


A los que añadía anotaciones e impresiones sobre lo que le atraía o fascinaba del lugar que visitaba. El conjunto de cuadernos esta inspirado por la obra del poeta William Blake o en los trabajos documentados de viajes realizados naturalistas como Charles Darwin o exploradores como Roald Amundsen, cuyo estilo se refleja en cada uno de sus dibujos.

RELACIONADO: Biancoshock - Borderlife


Volcados sobre redes sociales como instagram donde cuenta con decenas de miles de seguidores, los dibujos que conforman la serie Secret Life of Trees, en buena medida formada por diferentes especies arboleas reflejan su pasión por la naturaleza la que considera esta presente en nuestros actos mas cotidianos.

Dina Brodsky es una artista naturalista contemporánea, pintora y comisaria. Fue educada en la Universidad de Massachussets Amhers,t y en la Academia de Arte de Nueva York, donde recibió su MFA. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Ha enseñado en varias instituciones incluyendo el Centro de las Artes de Castle Hill, la Academia de Bellas Artes de Long Island y el Museo Metropolitano de Arte.