Mostrando entradas con la etiqueta blanco y negro. Mostrar todas las entradas

Anastasia Parmson, el espacio ilustrado como memoria


La delicadeza es un término que a mi particularmente me provoca una inmediata emoción cuando se aplica al arte. Esto que en ocasiones puede ser considerada una apreciación totalmente subjetiva que tiene que ver con una percepción personal.


En otras oportunidades es un criterio compartido que inspira a muchas personas. Una de las combinaciones de "colores" cuyo resultados suelen transmitir cierto grado de delicadeza, suele ser dos, el blanco y el negro. Dos colores tan básicos como neutros, que por separado no se suelen utilizar. Pero que cuando se combinan, independientemente del contexto suelen dar buenos resultados, e incluso suelen resultar elegantes.


Algo que aunque parezca que en una primera impresión carezca de mérito aproximandote más a una sencilla caricatura, sobre todo si estamos mirando los trazos rectilineos de un dibujo que se extienden sobre la superficie de un papel. Experiencia que en la mayoria de las ocasiones nos resulta cuando menos poco enriquecedora dejándole de prestar atención al instante.


Si suele suponer un aliciente extra si lo que se expone ante nuestros, se presenta de forma bidemensional, este cambio de perspectiva en relación a su plano e lo que proporciona a la obra propundidad. Cualidad está que bien tratada en términos creativos por el artista. Suele suscitar cierto grado de curiosidad en el que se detiene a verla.


Ya que está profundidad suele venir acompaña de una recreación más rica en matices que un simple dibujo sobre un papel o un lienzo, por muchos motivos que añada información sobre lo que se pueda estar representando en la obra. Esa diferencia cobra notoriedad si el objeto de la narrativa sobre el que se trabaja es una obra arquitectonica, con sus estructuras y medidas espaciales tridemensionales.


Donde debido a la relacion de cotidianidad que hemos establecido con el espacio que denominamos hogar, provoca que por defecto nos atraiga más una obra (que independientemente del formato en que esté realizada.) Si lo que refleja (en este caso una representación, ya sea de la fachada exterior de un edificio o de sus elementos interiores.)

Aunque de épocas muy dispares, los objetos pierden su antigüedad pareciendo de una misma etapa

Cobra vida y movimiento desplegando más de una dimensión sobre el lugar que se ha elegido para su exhibición. Si a estas consideraciones en el proceso creativo le añades la sutileza de la luz, puedes lograr que el destinatario último de tu creación (el espectador), pueda abstraerse por un momento de la realidad en la que se encuentra instalado y sumergirse en un estado de ensimismamiento y asombro.


O en otro sentido puede dejarse llevar por sentimientos vinculados con su trayectoria vital y seducido por la nostalgia, recuperar a través de la obra expuesta algún momento preterito. Que ya forme parte de alguna situación o episodio de la que ha sido testigo recientemente, o por el contrario de algún pasaje que anidado en los más profundo de su memoria aflora retrotrayendole a un momento más o menos reciente en su vida.

Segun la artista Anastasia Parmson con sede en Sydney.  Sus representaciones casi minimalistas de los diferentes espacios habitacionales que pueden formar un casa arquetipo, se apróximan mucho más a este segunda version. Ya que según ella cada una de las delicadas piezas que completan su hogar dulce hogar, estarína más próximas a indagar en la nostalgia que siente un individuo respecto a su pasado.


Aunque no se trata de obras inmersivas, cada instalación de Anastasia, si funciona como una maqueta con la que deseas interactuar dentro de las posibilidades que te ofrece el espacio.


Concretamente en el poso de recuerdos y vivencias acumulados por una artista nacida en un país que presenta unas dimensiones geograficas relativamente pequeñas como es Estonia. Una de las tres ex-repúblicas ex-sovieticas que se encuentran en el mar Baltico. País del que está artista con raíces siberianas tuvo que marcharse, formándose artísticamente en Paris.

Ciudad que tras varias escalas finalmente fue sustituida por la ciudad australiana donde reside en la que actualidad, y desde la que se ha dado a conocer. Principalmente a través de una selección de cuidadas y refinadas instalaciones a la vez que lúdicas e interactivas, a través de las que recrea fragmentos de lo que podría ser perfectamente su hogar familiar en Estonia.


Recuerdos vespertinos que plasma en formas tridimensionales que te podría por momentos recordar a las figuras de origami realizadas en papel. Si no fuera por que en sus propuestas añade el trazado de un lápiz o un rotulador. Que bien en términos inconscientes reflejan una sucesión de recuerdos que no fueron gratos a lo largo de estas primeras etapas de su vida.

En las reproducciones de Anastasia los detalles son relevantes a la hora de contextualizar la obra


Recreaciones que por otra parte incorporan todo tipo de elementos pertenecientes a lo que podría ser cualquier vivienda de la época en su país natal. Así como electrodomésticos de todo tipo, muchos de ellos prácticamente obsoletos como la clásica televisión de tubo con una pantalla cuyos ángulos levemente curvados y gris, que se complementa con objetos más vintage como un radiocasete de una pletina y doble baffle, cuyo dial todavía es manual.


Y que situado sobre una cómoda antigua con espejo y jarrón ya no desentona, como podria haber resultado en la epoca. Estancias donde predomina las vetas de los listones de madera que producto del paso de los años o décadas se convierten en las arrugas de una casa, y que contrasta con las muestras de vegetación que ya se muestren parasitanndo un rincón en el fondo del salón-comedor, o acompañando a objetos decorativos en estantes.



Construidas en madera la recreaciónes ilustradas de las partes interiores de un hogar de la Anastasia Parmson, crean una narrativa donde la memoria nos vincula al espacio que habitamos en algún momento de nuestras vidas.


Que en conjunto crean un micro-universo al que añade una colección de marcos con fotos y cuadros, que aunque apenas perceptibles en sus formas al ojo humano. Si contribuyen a la hipertextualizacion de la instalacion aportando la suficiente información para que como espectadores nos pongamos en contexto historico al respecto de lo que se nos está mostrando.


Efecto retroactivo donde acentúa aún más si cabe su faceta de ilustradora, que también es análogo en sus obras más intimistas. En las que se recrea en la reproduccion de piezas que abarcan todo tipo moiliario. Así como se atreve con la figura humana la cual reproduce a escala natural adoptando diferentes posiciones, pero casi mostrándose de forma conciliadora con su entorno.



Su manera de afrontar la realización de cada pieza diferencia entre el arte y la ilustración, estableciendo una tenue barrera entre ambos ámbitos creativos. En este sentido la ilustración de Anastasia es una representación de la dualidad de la memoria y el espacio exogeno-endogeno del que se nutre. El arte, en cambio, es la expresión de algo interiorizado, menos tangible y más subjetivo. Por lo tanto ella esta facultada para cruzar ambos campos, porque el medio de dibujo es también una de las principales herramientas utilizadas para la ilustración. 

Cultura hoy, futuro mañana. Un año después su mensaje sigue vigente

 


Este año de 2021 al cual le queda por dar sus últimos coletazos, ha estado plagado de desafios. Ha sido el año en que términos como adaptación, resiliencia, flexibilidad, han sido los acordes de una composición cuyos ecos han resonado.

 

Cómo si fueran mantras que hubiera que aprenderse de memoria, si se quería prosperar en un paisaje presidido por la incertidumbre. En este contexto hemos asistido a la paulatina reactivation de todos y cada uno de los sectores socioeconomicos.

 

 

Que debido a la diversidad de políticas y baterías de medidas adoptadas  con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia, quedaron en mayor o menor grado lastrados tanto en términos productivos como laborales.

 

Siendo uno de los ámbitos más afectados aquellos que comprenden cualquier actividad que esté vinculada con aquellos procesos creativos, intelectuales o de índole netamente cultural. Ya sean las editoriales, las promotoras de conciertos, las galerías de arte o los festivales de arte urbano.

Detalle de la pancarta en el momento de ser colgada en la Casa Encendida

Entre otras muchas formas de manifestación socio/cultural. Viéndose obligadas a afrontar enormes retos de reestructuracion. Asumiendo consecuencias cuyos sacrificios, tanto a nivel económico como sociolaboral se tardará todavía mucho tiempo en evaluar y consiguientemente subsanar,

 

Por lo tanto habrá que contemplar políticas. Que fomenten el consumo de productos relacionados con algo tan inherente a nuestra condición como seres humanos y como personas civilizadas como es la cultura. Sin cuya presencia desde los albores de los tiempos no hubiéramos alcanzado nunca los estándares de progreso de los que gozamos en buena parte del mundo en la actualidad.


Realizada en 2020, la intervención titulada Cultura hoy, futuro mañana, de la ilustradora Anastasia Bengoechea, reclama la legitimidad de la protección jurídica hacia el mundo de la cultura en tiempos de pandemia. 


En este contexto y con el objetivo de establecer un entorno de comunicación mediante el que concienciar al resto de la sociedad sobre las cuantiosas perdidas económicas producidas en el sector de la industria cultural. Traducidas  en términos tangenciales  en el incremento de decenas de decenas de miles de desempleados y miles de negocios cerrados.

 

Han aflorado multitud de iniciativas cuyas actividades han estado dirigidas a la opinión pública. Entre este marasmo de creatividad altruista y solidaria a mi me siguen impresionado la intervención que la ilustradora Anastasia Bengoechea llevo a cabo en la fachada del Centro Cultura de la Casa Encendida de Madrid.

Diferentes bocetos con ideas a partir de los que trabajo la autora

Presentada por estas fechas hace un año, la autora responsable de la ilustracion de volúmenes como Monstruo Spaguetti, o Chicas internet (entre otros titulos). Apuesta en esta ocasión por el minimalismo más absoluto en términos esteticos, para dejar patente la carestía de medios y de financiación por la que pasa un sector tan estratégico y vital como es el de la cultura.

 

De cuya fecundidad depende la prosperidad de cientos miles de familias en España. Titulada Cultura hoy, futuro mañana, la campaña que fue apoyada por diferentes entidades y colectivos se completaba con el reparto de documentación destinada a la ciudadanía. Donde se argumentaba las razones por las que es imprescindible crear un entorno jurídico laboral que garantice a los autores, creadoras y organizadores de eventos unos instrumentos que les proteja en situaciones de desamparo como la de esta pandemia que todavía no ha finalizado.

 

RELACIONADO: 

El ilustrador Rafael Gonzales Jr. juega a la loteria con el Covid-19


Realizada en blanco y negro, el eslogan que se representaba en el cartel que se extendía a ambos lados de la fachada principal del centro cultural, simbolizaba la constatacion de que cada vez mas ciudadanos valoramos la actividad cultural, como un pilar básico y estratégico cuya productividad económica beneficia al conjunto de la sociedad. 



La fotografa Beth Moon retrata la antiguedad de los arboles creando una identidad


La tecnica del retrato se suele identificar con la fijación del gesto, de la mirada, de los rasgos que conforman un ser humano, ya sea como resultado de un cuadro o de una fotografía. El retrato por lo tanto tiene como objetivo capturar la luz, el momento, del semblante que como reflejo de nuestras emociones e ideas nos definen como personas.


Quizas porque el retrato es lo mas parecido a un ejercicio de psicoanalisis visual. Nunca (o rara vez) se podrá aplicar la misma consideracion a el esbozo o instantanea de un arbol por mucho que sea un ejemplar singular merecedor de reunir los atributos de (antiguedad, historia, supervivencia), se le otorgara el adjetivo de haber sido retratado.

Aun asi hay trabajos fotograficos cuyas piezas si logran crear esa complicidad con el arbol que se fotografia teniendo la capacidad de transmitir, de producir en el observador por un instante, un determinado grado de empatia, dotando al arbol de una identidad que va mas alla de su utilidad o de recuerdos que evocamos en un momento puntual.


Arbol de Sangre de Dragon o Drago fotografiado en una de las muchas Islas que forman el archipielago de Sortra 


Esto sucede cuando por ejemplo trazamos de forma torpe las letras de nuestro nombre o de, forma furtiva el contorno de un corazon a traves del que pretendidamente sellamos durante nuestra juventud nuestro primer amor, seleccionando como victima y de forma aleatoria el tronco de cualquier arbol. 

Del que en la mayoria de los casos desconocemos el mas minimo detalle como por ejemplo a que especie pertenece. Las fotografias de la fotografa estadounidense Beth Moon no solamente especifica el lugar aproximado donde esta el el árbol, sino que casi de forma artesanal utilizando una tecnica casi ancestral y practicamente desaparecida en la practica fotografica. 


Los retratos de arboles realizados por la fotografa Beth Moon en condiciones de penumbra registran el paso del tiempo, y su capacidad para constituir formas organicas extremadamente bellas y plasticas visualmente, virtudes que les otorga una identidad propia..     


Como es la de haber revelado desde que comenzo su carrera (hace mas de cuarenta años), aplicando una solución que combina platino y palladio, en un proceso cuya propiedad basada en el tiempo de exposición a la luz. Dan como resultado unas impreseiones que ofrecen unas texturas muy concretas.

Y en terminos visuales una atmosfera bucolica que transmite aislamiento a la par que cierta sensación de paz y recogimiento. Sino que los bautiza añadiendo a la denominacion que indica tu taxonomía, un nombre específico con el crea un vinculo que convierte a un ejemplar muy raro como es el Arbol de Sangre de Dragon o Drago. 

Ejemplar de Cedro perteneciente a la serie titulada Portraits Of Time

Que solo veras si te trasladas a la isla de Sototra que esta situada en el Mar Arabigo cerca de la costa de Yemen en un figura juridica asignadole el nombre de Wadi Fa Lang. Retorica que repite en series como Portraits of Time, trabajo crepescular, para cuya realización Beth viaja en el tiempo remontandose cientos años.

Para dejar constancia de que a pesar de las muchas adversidades naturales a las que estan sometidos, hay una serie de ejemplares cuyo instinto de supervivencia y porque no decirlo algo de fortuna les ha permitido convertido en autenticas obras naturales esculpidas por el paisaje al que contribuyen con su incolume presencia.


RELACIONADO: Baobab, la gran oportunidad de África


O la titulada Diamond Nights, trabajo que muestra las forografias realizadas por Beth en un de los espacios naturales mas enigmaticos y peculiares, como son el conjunto de Salares de Makgadikgadi Pans en Botsuana, formando parte a su vez de una de las sabanas mas grandes  del mundo. Un lugar cuyas propiedades cosmicas relacionadas con la cantidad de radiacción que recibe la superficie coincidiendo con el ciclo de movimiento astral. Un fenomeno que segun los cientificos es unico en la naturaleza estableciendo una relación, entre el rapido crecimiento que se observa en la vegetación del lugar y las caracteristicas de un clima, que alterna una intensa estación de lluvias y otra tropical de mucho calor. Dando como resultado ejemplares únicos que Beth retrata como si fuera arboles dignos de veneración. 


Michael Schlegel, arboles entre la niebla y el sueño


Todas y cada una de los arboles seleccionados para se retratados por el fotógrafo especializado en fotografía paisajistica  Michael Schlegel, ya formen parte de su ultimo trabajo titulado Final Series.


Proyecto que tuvo como escenario algunos de los entornos naturales mas bellos y estimulantes de los muchos que se te puedes encontrar en la isla portuguesa de Madeira. Y que como otros proyectos precedentes que ya tendremos tiempo de describir a lo largo de la presente entrada.

Son muestras que destacan por su delicadeza bucólica y una composición casi coreografíca que realiza de todos y cada uno de los ejemplares a los que fotografía independientemente de que su objetivo fotografie los olivos que pertenecen a la serie titulada Spanish Olive Grove.

Instantáneas que fueron realizadas durante las primeras horas del día en una mañana donde persistía una neblina tenue, consiguiendo recrear otra de las constantes que forman parte de su identidad como fotografo, su gusto por recrear ambientes donde el elemento onírico

Torsiones imposibles producto del paso del tiempo

Provoca que el espectador pierda por un momento contacto con la realidad, induciéndola a que contemple lo que se muestra ante sus ojos desde una dimensión onirica y evanescente, entrando en un juego de perspectivas donde el efecto de la ilusión te hace percibir la escena desde una óptica donde el componente surrealista se convierte en su principal aliciente.

Óptica que mantiene en cualquier tipo de  situación y terreno, creando un halo de misterio que impregna trabajos como en el que los protagonistas eran algunos de los mas esbeltos ejemplares que pudo seleccionar para su serie dedicada Alemania, y que bajo el titulo de Frozen Life nos muestra arboles capturados en parajes desolados pertenecientes a la Selva Negra, parajes invernales, donde las copas de los arboles apenas pueden sostenerse bajo el peso de una nieve.



Realizadas en blanco y negro las fotografías de Michael Schlegel capturan arboles en paisajes alados cuya visión transmite una sensación de calma y aislamiento que en ocasiones resulta peturbadora.       


Imagenes delicadas que reprducen paisajes agrestes e inaccesibles 

Cuya blancura se extiende hasta fundirse con el horizonte en una narrativa visual donde el paisaje adopta una textura que bordea la lírica poética. Un efecto que ha cultivado a lo largo de su trayectoria aplicando una metodología, que a grosso modo consiste en situar el trípode en una determinada localización cuando despunta el alba. 


RELACIONADO: Las sombras alargadas de los Baobabs de Madagascar 


Cumpliendo ese mismo ritual durante cinco jornadas consecutivas con el propósito de extraer el máximo de información en los diferentes estados de luz dependiendo de las diferentes condiciones climáticas, que se pueden dar en un mismo instante a lo largo de esos cinco días, consiguiendo en ocasiones resultados muy diversos, pese a que las condiciones son muy similares. 



Benjamin Sack y sus mapas sin fin en blanco y negro


Los mapas independientemente de su forma, contexto y prestaciones tecnológicas aparte de para guiarte a través de una determinada ruta o trayecto, ya sea a través de un paisaje idílico que te brinde panorámicas vistas.

O para concretar o asistir a una determinada cita en un punto concreto o distante en la ciudad, además si están  bien realizados pueden convertirse en toda una aventura en la que tu te conviertes en una especie de explorador.

Si ademas tienes la oportunidad de asistir a una de las exposiciones del artísta especializado en adaptar cartografías de ciudades físicas o pertenecientes al universo de la fantasía o de la mitología bíblica Benjamin Sack.


CUANDO LA CIUDAD LO ABARCA TODO

Y que se pudo visitar hasta el Enero de este año en el centro Direktorenhaus de Berlin, te maravillaras ante las representaciones hechas a mina o carboncillo que destacan por el tratamiento que realiza de las geometrías.

Asimismo de los planos donde a pesar de presentarse como cartas esfericas los elementos tanto arquitectónicos coma urbanísticos, que trazados de forma minuciosa y sumamente, se despliegan sobre el espacio. 

Guardando las simetrías en muchos casos de forma tan precisa que se respetan las distancias y medidas de los diferentes elementos del mobiliario ubano asi como la ubicación de plazas y calles que fruto de su imaginación afloran sobre el papel.


CIUDADES DIBUJADAS A LAPIZ EN LA ERA DIGITAL

De forma casi mecánica como si Benjamin tuviera en su cabeza una versión preliminar en el interior de su cerebro de lo que quiere expresar, y solo tuviera que concentrarse para volcarlo sobre el lienzo.

Sin embargo no en todos los mapas que componen la serie Laberynth, sigue esta metódica realización en su ejecución, dejando que su fecunda imaginación elabore mapas donde la creatividad obedece a la simbología.

Y origen místico de los sitios muchos de ellos extraídos del mundo antiguo, como por ejemplo la Torre de Babel, que Benjamin reproduce recurriendo a la creencia popular, de que para alcanzar la cima de la torre.

Antes había que completar un trayecto en espiral cuyas diferentes secciones el caminante debia finalizar, suponíendo la adquisición de nuevos conocimientos que le facultaban ante los miembros de su comunidad convirtiéndole en su guia, en su viaje hacia la sabiduría y hermandad entre los diferentes pueblos que existian en la epoca.

  
Relacionado:  Emma Taylor, una aventura tridimensional en papel
 

Los mapas circulares de Benjamin Sack están mas próximos a la experiencia de la ilustración que de la cartografía, estimulando nuestra imaginación con la posibilidad de perdernos por un instante entre las calles de una ciudad sin limites.


Explorando Ellis Island y su oscuro pasado a través del arte de JR



Todos conservamos la imagen iconica de la Estatua de la Libertad en New York,  como símbolo de la llegada de millones de inmigrantes que contribuyeron con su esfuerzo y tesón a la construcción y desarrollo de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos.
 
Lo que ya no es tan conocida es la historía de cientos de miles de solicitantes de asilo que fueron rechazados por las autoridades de inmigración teniendo que regresar a su lugar de partida, aunque en muchos otros casos su destino fue mas incierto perdiéndoseles la pista entre los registros.

Del hospital de la isla de Ellis, una institución sanitaria cuyas instalaciones estuvieron en funcionamiento hasta el año 1951 en cuyo transcurso se clausuro definitivamente, siendo testigo de la desaparición de miles de personas cuyos sueños se perdieron y sus espíritus dejaron de formar parte de la memoria colectiva.

Hasta que en el transcurso de la segunda década de este siglo la iniciativa  Save Ellis Island sin cuyo trabajo de documentación su legado se hubiera perdido definitivamente, recupero los expedientes de esos desaparecidos. 



RETRATOS EN BLANCO Y NEGRO DEUDOR DE UN PASADO TODAVIA RECIENTE

Y paralelamente encargo un proyecto de restauracion del edificio, pero antes de acometer definitivamente las obras de reforma, con el objetivo de acodicionar el edificio para destinarlo albergar un museo cuya coleccion abarcara una de las mas mas grandes fenomeno migratorios.

Que ha conocido la humanidad a lo largo de su historia, encargaron al artista visual JR (de cuyo trabajo os he hablado en numerosas ocasiones aqui, aqui, aqui) que reprodujera a tamaño natural algunos de lo retratos de los supervientes que aun se conservaban en sus archivos.

Que ya pegados sobre las paredes de algunas de las dependencias sirvieron para aparte de dejar constancia de las lamenetables condiciones que sufrieron muchos de ellos. Honrar su memoria, y ya de parto filmar un corto documental.

Para cuyo rodaje se conto con la inestimable colaboración del actor Robert de Niro, cuya voz en off narraba las palabras de un relato por momentos estremecedor de unos hechos que habían permanecido sepultados por el peso de la historia.


LA HISTORIA OCULTA JAMAS CONTADA DEL SIMBOLO DE LA LIBERTAD

Material de incalculable valor que en Octubre del año pasado sirvió como argumento para que los organizadores de la semana de la arquitectura Untapped Cities, diseñaran un recorrido por el conjunto hospitalario.

Cuyas instalaciones pemaneciendo todavía en estado de abandono vieron pasar alrededor de 12 millones de personas, cuyo principal anhelo era poder comenzar una nueva vida lejos de su lugar de origen.

Escapando en una mayoria de ocasiones de situaciones de extrema precariedad o de alguno de los numerosos conflictos que asolaban el viejo continente durante los siglos XVIII y XIX principalmente.

Vidas muchas anónimas que reprodujo el artista francés aplicando los mismos parámetros plásticos y estéticos que se pude ver en buena parte de su obra. Y que en este caso sirven para revelar al gran publico una de los episodios mas desconocidos y ocultados deliberadamente de la historia de los Estados Unidos.   
  
Relacionado: Pipilotti Rist, metafisica del renacimiento en el Sglo XXI

  Realizados en 2014 por JR los retratos que forman parte de Unframed  son recuperados en 2019 para una muestra de arquitectura a traves de la que se cuenta uno de los fenomenos migratorios mas importante de la historia.